• , ,

    Yo-Yo Ma & BSO: Schostakowitsch-Cellokonzerte erscheinen

    Yo-Yo Ma, das Boston Symphony Orchestra & Andris Nelsons veröffentlichen Schostakowitschs Cellokonzerte – Teil einer großen Anthologie zum 50. Todestag.

    Das Album erscheint am 25. April 2025 – 
    hören Sie 
    hier den ersten Satz des Cellokonzerts Nr. 1 Die Konzerteinspielungen sind zudem Teil der großen Schostakowitsch-Anthologie des BSO, die anlässlich des 50. Todestages des Komponisten herauskommt.

    »Ich denke, Schostakowitschs künstlerische Wahrheit war es, 
    zur Stimme jener zu werden, die keine Stimme hatten.«

    Yo-Yo Ma

    Der renommierte Cellist und Kulturbotschafter Yo-Yo Ma hat im Oktober 2023 gemeinsam mit dem Boston Symphony Orchestra unter BSO-Chefdirigent Andris Nelsons die beiden Cellokonzerte von Schostakowitsch gespielt. Das Team des legendären Hollywood-Produzenten Shawn Murphy und des leitenden Tonmeisters des BSO Nick Squire hat die Interpretationen dieser gegensätzlichen Werke in der Boston Symphony Hall mitgeschnitten.

    Shostakovich: The Cello Concertos

    Die Aufnahmen erscheinen nun bei Deutsche Grammophon anlässlich des 50. Todestages des Komponisten im Jahr 1975. Shostakovich: The Cello Concertos kommt am 25. April 2025 digital, auf CD und als LP heraus. Das einleitende Allegretto des Ersten Konzerts ist ab dem 28. Februar als Stream und Download erhältlich.

    Yo-Yo Mas Einspielungen sind zudem in einer herausragenden Anthologie von Schostakowitschs Werken enthalten. Die Sammlung dokumentiert das zehn Jahre umspannende Grammy®-gekürte Schostakowitsch-Projekt des BSO und umfasst alle 15 Symphonien, wichtige Bühnenmusiken sowie Neuaufnahmen sämtlicher Cello-, Klavier- und Violinkonzerte – letztere mit den Solistinnen Yuja Wang beziehungsweise Baiba Skride.

    Lady Macbeth von Mzensk

    Zu hören ist auch die erste kommerzielle Audioveröffentlichung seit mehr als 20 Jahren von Schostakowitschs einziger abendfüllender Oper Lady Macbeth von Mzensk. Die Anthologie erscheint am 28. März digital und als 19-CD-Box.

    Das viersätzige Cellokonzert Nr. 1 in Es-Dur aus dem Jahr 1959 schrieb Schostakowitsch für einen alten Freund, den Meistercellisten Mstislaw Rostropowitsch, der es in nur vier Tagen auswendig lernte und uraufführte. Yo-Yo Ma hat dieses Werk schon oft auf die Bühne gebracht, hier entfaltet er den ganzen Facettenreichtum der Komposition – vom beißenden Sarkasmus bis hin zur zarten Lyrik, stets getragen von seiner charakteristischen Virtuosität.

    Eindrucksvoll ist auch der beredte Dialog zwischen Ma und dem BSO-Solohornisten Richard Sebring. »Im gespenstischen Duett zwischen Cello und Celesta im zweiten Satz klangen die hohen Flageolett-Töne von Mas Cello so dünn und kristallin, dass sie wie ein Blasinstrument wirkten«, schrieb der Boston Globe über die Darbietung. »Die ausgedehnte Kadenz war nachdenklich und steigerte sich langsam zur sardonischen Burleske des Finales, das das Orchester mit atemberaubendem Tempo zum furiosen Abschluss trieb, während Ma sich an sein Cello klammerte, als ginge es um sein Leben.«

    Im Einklang mit dem Schostakowitsch

    Rostropowitsch brachte das Zweite Cellokonzert in G-Dur bei seiner Moskauer Uraufführung am 25. September 1966 zu Gehör, es war der 60. Geburtstag des Komponisten. Durch eine schmerzliche Fügung des Schicksals stand er auch als Solist auf der Bühne, als das BSO das Werk am 10. August 1975 erstmals aufführte – genau einen Tag nach dem Tod von Schostakowitsch.

    Das Zweite beginnt in melancholischer Stimmung mit einer seufzenden Phrase für das Cello. Nach dem ausgedehnten Largo werden die zwei folgenden Sätze ohne Pause gespielt.

    Im zentralen Allegretto lässt Schostakowitsch ein Straßenlied aus Odessa anklingen. Diese Melodie wird im Finale noch einmal aufgenommen. Es beginnt mit einer Hornfanfare und endet mit Holzblock, Tom-Tom, kleiner Trommel und Xylofon (Teil der umfangreichen Percussion-Sektion des Orchesters), die einen lang gehaltenen Bordunton des Cellisten akzentuieren.

    #writtenby

    Contributors Avatar
  • ,

    Interview with Andrew & Guillaume aka the French duo H.L.M.

    H.L.M.’s Ruines, Béton & Industrie blends experimental sound, industrial aesthetics & history into an immersive sonic journey.

    In the realm of electronic music, few collaborations embody the intersection of sound, art, and history quite like H.L.M. Composed of Andrew (Andrew Claristidge of Acid Washed), and Guillaume (of The Garçon), this project draws from decades of artistic experience, blending their individual passions for experimental sound, industrial aesthetics, and the legacy of the places they’ve inhabited.

    Their album, titled Ruines, Béton & Industrie out via Berlin label Le Petit Signal explores themes of decay, transformation, and the tension between past and present, creating an evocative, immersive sonic landscape.

    In this interview, we dive into the creative forces behind H.L.M., exploring how their shared history, the influence of their hometown Grenoble, and their approach to both collaboration and independence have shaped this groundbreaking album. From their early days in the 90s to the realization of their first LP, we discuss how their diverse backgrounds in electronic music, sound art, and visual culture collide to create something truly unique.

    The title “Ruines, Béton & Industrie” evokes images of decay and transformation. What does it represent for you, both sonically and conceptually?

    AC: I see this subject as an infinite source of inspiration. Architecture and its transformations within the time has a huge impact on my creativity. I like to walk into towns and getting lost. It is a chance to discover the way a city is being built and the influence its structure has on its population for instance… I remember when I visited the first time São Paulo: the mix between nature & moderne architecture had a strong impact on me. The contrast  between the old and the new areas was huge. 

    We lived in Grenoble which I consider being a post industrial city… Practically, we could wander into old abandoned factories not far from the city center… We partied often within those ruins. Being a young adult at this time, it created memories and also a fascination for those abandoned places.

    I often visit Brownfield lands. Their atmosphere brings me always new ideas. I like the peace they often bring… Also I am addicted to reverbs you can find into huge empty spaces! So yeah I like unused facilities, the way they look, the way nature is growing back into those…

    GL: The title for our first LP is in line with our name H.L.M. (Habitat à Loyer Modéré). I lived for several years in an abandoned industrial wasteland, which we squatted (Le Brise Glace and la Baraque). This experience had a profound impact on me. We were in a utopia of transformation into an alternative place from an industrial past.

    In love with the images of the ruins of Detroit by Yves Marchand and Romain Meffre. The desolation and its sound environment have always inspired me.
    They have a great importance in my lyrics and music.

    Your collaboration spans decades, yet your first recording only came together in recent years. How did it all start and how did the passage of time shape the way you approached this project?

    AC: Well, since we met first in the 90´s we had this musical bound with Guillaume. I respected so much his work back then when he had his band / project called The Garçon. But we did not succeed at first to achieve something because we had to, I guess, first found our way to create for ourselves. Guillaume as a visual & sound artist and me as a DJ and composer…

    But true friendship stays within years… I am pretty sure this long time without seeing each other stimulated even more this wish to create something together. I think our experiences (over 30 years) is essential in the way we record music nowadays. We have more abilities to « cut the crap » 🙂 

    GL: As Andrew says, our personal experiences have shaped our music.
    It was not written that we would meet again! And even less play together; but when Andrew played DJ set in Bordeaux (where I live) in 2019; he contacted me again.

    After realizing that we were still on the same wavelength, we very quickly found ourselves exchanging desires to do something together with our respective experiences.

    I had left my electro compositions aside a bit to focus on experimental music; I had not written or sung for a long time. Andrew convinced me to take up this dimension again. We quickly realized that the fusion of our two universes could be worth it.

    Grenoble has a strong legacy in electronic music. How do you see your work in relation to that scene?

    AC: Grenoble where it all started! My first RAVE… The scene in the late 90´s was great over there. Lots of talents started  or gravitated there. Grenoble was a great hub. Its art school brought lots of creative people. We often interacted in parties, events, squats… It was very vivid and exciting.

    I remember going to Kiko´s vinyl store called Ozone. You would meet The Hacker, Kittin, Oxia and so many more musicians and DJs. We also had good clubs which were ahead there time: le Factory, CO2… even bars offered great parties like Le Saxo, Mark XIII…  

    The rave scene also brought a huge influence with The Spiral Tribe which stayed in Grenoble for while. We all learnt from each other. So yes the city has a major impact on the music we created and will create for H.L.M. 
    By the way we are not only speaking about Grenoble legacy in electronic music but also speaking about modern art… many respected artists emerged or worked in Grenoble like Saâdane Afif, Étant Donnés, Vidya Gastaldon, Matthieu Laurette, Serge Comte… 

    And did it influence the album in any way?

    GL: Grenoble does not only have this heritage, this city has had its years of Alternative glory; many squats tolerated by the city hall of which I was part of (Le Brise Glace, La Baraque, les 100 Couverts …) and the emblematic 102, a mecca for experimental cinema and music, which still exists.
    Its « 38ème Rugissants » festival.

    It’s Metamkine experimental cinema lab. The last years of glory of the Beaux Arts school, where I finished my studies. Many personalities who are influencing Contemporary art today: Gisèle Vienne, Serge Compte, Vidya Gastaldon, Saâdane Afif, Cyrille André, Gaelle Rouard … emerged from this City. And of course, the Rave and free party scene, which has established itself in Grenoble and its surroundings as an obvious choice.

    So, of course, being twenty and participating in this bygone energy, has more than influenced my work and research.

    H.L.M. is one of the results.

    Your creative process involved a mix of in-person sessions and long-distance exchanges. Did this challenge or enhance the way you worked together?

    AC: I believe that a good dynamic can be found in long-distance exchanges especially for creating concepts. I like to take time (a lot of time in order to think about a project). 

    To be honest I am really shared concerning creative process as I also love to find us in the same studio to record, have fun with Guillaume. But I also love to be by myself when it is time to put the final touches and finish songs. So I would conclude that this mix between distance and proximity enhanced the way we worked on this LP. 

    GL: The frustration sometimes of immediacy has certainly been beneficial to take enough of a step back on the pieces. Our concept is this:

    I propose to Andrew my musical compositions with vocals and lyrics, he gives me feedback on different elements. We discuss at length on the intention of the piece. I refine and re-propose. Once agreed and validated, the magic of his arrangements make our pieces.

    It can take several weeks between. I think it has been beneficial. Without obviously removing the pleasure of trying together physically.

    There’s a strong sense of narrative in your press text – almost like a dystopian or sci-fi story. Do you see the album as a kind of conceptual journey?

    AC: I see that the books I read, the films I am watching, the podcasts I am listening to … have an influence on the music I am (we are) creating. The narrative is very important when you record an album. Yes the concept is to be found in the title and within the songs. 

    GL: For this album, the songs did not have their place defined beforehand.
    It was when we thought we had enough songs that we arranged them. Lovers of Vinyls and especially today in which the consumption of singles without listening to the rest, made that the placement of the songs was carefully considered.

    There is yes a possible journey. The lyrics are very important too. I strongly advise to translate them!!

    From sound art to electronic music, your backgrounds span a wide spectrum. How do these different musical identities merge within HLM?

    AC: Well it collapses in the studio : ) I see H.L.M. as a creative unit. So we are both bringing our skills and ideas in a common place. Then we have a great ability to collaborate and find way to discuss and make quick decisions in order to make our songs a great meeting point of our large spectrum and our differences. 

    We both have 2 different visions of our art but H.L.M. found its own language, its own alphabet… its own sound. 

    GL: Haha… well… To prove this fusion; I have nothing to add!! ;))

    If you had to describe the album’s mood in just a few words, what would they be?

    AC: deep, dark, avant garde pop & vibrant. 

    GL: Vibrant & avant-garde on the past, Bright on the dark, Deep on the pop !!!!

    The record is coming out on LPS, a label known for embracing experimental and avant-garde music. How important is artistic freedom in your work, and how did your collaboration with the label come about?

    AC: I met Assaf in Urban Spree, a great venue in Berlin, few years ago… I liked him as a person, as a musician… The punk aspect of his personality touches me. I like when people use DIY systems in order to create something special. Le Petit Signal is so homemade. On top of the fantastic music he is releasing, there are always cutting edge artworks, inlays… etc… Last thing but not least, Assaf trusted us 200% with the music… Total freedom is very important for us. 

    GL: I totally agree with what Andrew says about Le Petit Signal. The artistic dimension of this emerging label suits us perfectly.

    Do you have any plans to perform the album live, or any other future projects in the works?

    AC: sure. We are opened to play gigs. We are currently working on our LIVE performance. It takes time to present such project to the public. As we are not young anymore we are even more careful with what we want to offer. We want to create something special, something to remember…

    I like the way The Residents presents their concerts, almost like a lifetime experience. We will announce few things soon. Otherwise soon we will have an other track being released on a compilation called « The Only Good Wave Is A Dead One » on Underground Pacific. And we are almost done recording our second LP. 

    GL: The LIVE version of our music will be very important to share our H.L.M. concept. We are also thinking about where to perform. The concert hall format is not necessarily adapted to what we hope and want to… 

    Coming from plastic arts, our place can also be in exhibition spaces.
    It  will be a real joy to go LIVE. And yes we have plans for fall 2025!!

    #writtenby

    Eclectica Avatar

  • MaerzMusik: Musikalische und künstlerische Frühlingsvorboten

    Das MaerzMusik-Programm ist online! Freuen Sie sich auf postdigitales Musiktheater, besondere Klangräume und partizipative Konzerte. Jetzt Tickets sichern!

    Das Gesamtprogramm der Berliner MaerzMusik ist online. Freuen Sie sich auf postdigitales Musiktheater, besondere Perkussions- und Blechbläser-Konstellationen, vielfältige Perspektiven auf Stimme und Atem sowie partizipative Formate.

    Sichern Sie sich außerdem noch schnell Ihre Tickets für „Reflexe & Reflexionen“. Im Gropius Bau erwarten Sie zudem eine Performance von Alex Baczyński-Jenkins und eine umfassende Einzelausstellung, die einen Überblick über Vaginal Davis’ künstlerische Praxis gibt.

    21. bis 30. März 

    Zum Programm

    Konzert: Other Rooms von Pamela Z

    26. März 

    Informationen & Tickets 

    Partizipatives Konzert: Salon of Touch


    Wojtek Blecharz, Aviva Endean, Jeppe Ernst, Kuba Krzewiński, Michał Pepol, Mia Bodet, Sophie Notte

    25. bis 27. März 

    Informationen & Tickets 

    Konzert-Installation – Finale MaerzMusik 2025: I AM ALL EARS

    Sam Dunscombe, Corie Rose Soumah, Annie Hui-Hsin Hsieh, Yiran Zhao, Pauline Oliveros, Solistenensemble Kaleidoskop, Tom Johnson, Wojtek Blecharz

    30. März 

    Informationen & Tickets 

    Tanz: Freedom Sonata von Emanuel Gat

    Deutschlandpremiere

    7. und 8. März

    Informationen & Tickets

    Late-Night-Programm: Bundestagswahl 2025. Was gibt’s noch zu lachen?

    Mit Enissa Amani, Max Uthoff

    7. März 

    Informationen & Tickets

    Berliner Festspiele Mediathek

    Die Arbeit mit der Stimme geht mit einer Form von Intimität einher

    Ein Gespräch zwischen Laura Bowler und Juliet Fraser

    Zur Mediathek 

    Exploring: Jazzfest Community Lab Moabit 2024

    Video-Dokumentation

    Zur Mediathek 

    Ausstellung: Vaginal Davis – Fabelhaftes Produkt

    21. März bis 14. September

    Informationen & Tickets

    Performance: Malign Junction (Goodbye, Berlin)

    Alex Baczyński-Jenkins

    14. und 15. März

    Informationen & Tickets

    Images:
    1. MaerzMusik 2025 © Berliner Festspiele, Design: 3 pc
    2. Salon of Touch © Aliénor Dauchez
    3. Unterbühne im Haus der Berliner Festspiele © Berliner Festspiele, Foto: Camille Blake
    4. Freedom Sonata © Julia Gat
    5. Max Uthoff und Enissa Amani © Roland Schmidt / Awet Cahsai
    6. Exploring: Jazzfest Community Lab Moabit © Berliner Festspiele / Jazzfest Berlin
    7. Vaginal Davis, Downtown, 1993 © Reynaldo Rivera

    #writtenby

    Contributors Avatar
  • ,

    Rituals… feiert den Frühling mit The Ritual of Sakura

    Mit The Ritual of Sakura bringt Rituals Cosmetics neue Highlights für Haut und Zuhause: ein Shimmering Body Spray, sowie ein passendes Duftkerzen-Refill.

    Mit der neuen Erweiterung der The Ritual of Sakura Kollektion lässt Rituals Cosmetics die Haut in frühlingshaftem Glanz erstrahlen. Ab März wird das beliebte Sortiment um das Shimmering Body Spray bereichert, das der Haut einen sanften Schimmer verleiht und sie zugleich mit Feuchtigkeit versorgt. Neben den innovativen Pflegeprodukten gibt es nun auch ein nachhaltiges Highlight für das Zuhause: ein Refill für die beliebte Sakura Duftkerze.

    Jeden Tag wie einen Neubeginn erleben

    Inspiriert von der japanischen Hanami-Tradition feiert The Ritual of Sakura die vergängliche Schönheit der Kirschblüte und erinnert daran, jeden Moment bewusst zu genießen. Angereichert mit pflegender Reismilch und dem zarten Duft von Kirschblüten, sorgt die Kollektion für ein luxuriöses Wohlgefühl.

    Das neue Shimmering Body Spray basiert auf dem Erfolg der beliebten schimmernden Körperöle und -sprays von Rituals. Die leichte, nicht klebende Formulierung zieht schnell ein und hinterlässt einen strahlenden, sonnengeküssten Glow. Mit 98 % natürlichen Inhaltsstoffen ist es sanft zur Haut und ideal für den Frühling.

    Als besondere Geschenkidee präsentiert Rituals limitierte Osterei-Geschenksets, darunter das The Ritual of Sakura Set mit Duschschaum, Body Cream und Eau de Parfum Rêve de Hanami. Auch für Autofans gibt es eine elegante Überraschung: das Sakura Car Giftset.

    Mit diesen neuen Highlights lädt Rituals dazu ein, den Frühling mit allen Sinnen zu genießen und sich selbst oder seinen Liebsten luxuriöse Wohlbefinden-Momente auch für kleinere Budgets zu schenken.

    About Rituals…

    Rituals verbindet jahrhundertealte Traditionen mit moderner Self-Care und verwandelt alltägliche Routinen in bedeutungsvolle Wohlfühlmomente. Inspiriert von fernöstlichen Ritualen, setzt die Marke auf luxuriöse Düfte, erlesene Inhaltsstoffe und stilvolles Design. Von pflegender Kosmetik über wohltuende Raumdüfte bis hin zu exklusiven Geschenksets – jedes Produkt lädt dazu ein, sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen.

    Mehr als nur Pflege, ein Lebensstil

    Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit engagiert sich Rituals für umweltfreundliche Verpackungen, Nachfüllsysteme und soziale Projekte. Erleben Sie mit Rituals die Kunst der Entspannung – für Körper, Geist und Seele.

    B'SPOQUE magazine Avatar

  • The Fall of the Roman Empire: Christina Nicodema, Ted Lawson

    “The Fall of the Roman Empire” – a timely reflection on history & power. Duo show by Christina Nicodema & Ted Lawson @kristinhjellegjerdegallery.

    Private View : Tuesday, 11th of March 2025, Kristin Hjellegjerde Gallery, 6 – 8 pm


    Kristin Hjellegjerde Gallery
    36 Tanner Street
    LONDON SE1 3LD

    12 March – 19 April 

    Monkeys cling to the side of an ornate cake shaped like a Roman building, feasting on rotting fruits as they press into the thick white icing. Alongside these scenes of indulgence and wreckage by Christina Nicodema abstract forms jostle for space and complex labyrinthine structures seduce and scatter the gaze in Ted Lawson’s sculptural paintings. The Fall of the Roman Empire, the artists’ first duo exhibition at Kristin Hjellegjerde Gallery, London Bridge, presents a timely reflection on the rise and fall of civilisations.

    A balance between beauty and decay

    Nicodema’s lush, detailed paintings delve into the complexities of the food chain, consumerism and truth in the modern world. She begins by mining the internet for imagery, drawing from its ever-evolving cultural landscape to create digital collages that she then transforms into richly layered paintings with the texture and glow of Dutch still lifes, capturing a fine balance between beauty and decay. 

    Take, for instance, Romulus Augustulus, playfully named after the last of the Western Roman Emperors. From a distance, the dazzling colours of the flowers, fruits and animals appear almost to create an image of a flourishing, wild landscape, but as we step closer into the canvas, it becomes clear this is in fact the aftermath of some kind of human celebration, which has been raided by nature. What looks at first like some kind of plant reveals itself to be a three-tier sponge cake, raised on a gilded base on top of a marble table, over which golden fabric has been draped.

    There is only one slice missing from the cake, as if the party had been abruptly disturbed and abandoned. The patches of blue mould indicate passage of time, but also the idea of corruption or immorality. We might interpret the animals here, as in Nicodema’s other  paintings, as the outsiders or invaders, but the dark forest backdrop hints at a different world order. 

    shaping global culture

    As throughout Nicodema’s works, the narrative is left intentionally ambiguous, but the domination of nature over an artificial human environment feels particularly pointed at a time when human greed continues to wreak havoc over the natural world.

    The references to the Roman Empire in both Nicodema and Lawson’s work are slightly tongue-in-cheek, riffing off the popularity of viral trend content relating to this part of history, particularly among men, for whom historian Dame Mary Beard has suggested it offers ‘a safe space for being macho in’ (adding an especially humorous edge to the recurring motif of monkeys in Nicodema’s paintings). But as the artists’ point out, it is also the period of history which has had the most profound effect on shaping global culture.

    Following this train of thought, Lawson has looked to the resonance of Roman and Greek myths. Crossing the Alps (on Elephants) is a reference to the story of Hannibal marching his troops through the mountains to attack the Romans — a crossing that has been reimagined throughout art history and across many different mediums. Lawson’s interpretation reduces the epic tale to a series of fragmented, broken and fraying forms. While the composition is made of aluminum it appears fragile, as if it is has been cut from paper.

    Transformed by the collective consciousness

    Meanwhile, the precise, complex compositions of Edge of the known world and Icarus looking down from above, drawn first on the computer and then CNC milled in MDF and painted with industrial lacquer, appear like maps, mazes or source code, with areas of colour seeming to delineate masses of land, pathways, weather patterns, warning systems. Inspired by the myth of Icarus flying too close to the sun, these labyrinthine works reflect not only on the ways in which land and nations are divided but also on how language and stories become embedded into and are transformed by the collective consciousness. 

    In a similar way to Nicodema’s paintings, what Lawson’s works capture is less a specific narrative or action itself than evolution through time and remnants of stories and feelings — of superhuman power and a life-shattering downfall — that linger in countless reverberations, myth becoming reality, history repeating itself.

    Together, Nicodema and Lawson create a dialogue that bridges material and conceptual exploration, examining how history, myth, and human action resonate across generations. Their work prompts us to reconsider the systems we build, the power dynamics that shape them, and the lasting legacies we leave behind — asking us to reflect on whether we are doomed to repeat the cycles of the past. 

    With Love From Kristin & Gallery Family

    www.kristinhjellegjerde.com

    Copyright © *|2021|* *|Kristin Hjellegjerde Gallery|*, All rights reserved.

    #writtenby

    Contributors Avatar
  • ,

    Fotografiska Berlin: JAKOB TILLMANN, ACADEMY & NONOTAK

    Jakob Tillmanns Adorning The Self zeigt, wie Schmuck Identität formt – ein Dialog zwischen Tradition & Selbstausdruck. Ab 11. März @fotografiska.berlin

    NEW EXHIBITION: JAKOB TILLMANN

    11 MAR – 12 MAY 2025

    On view from 11 March, Adorning The Self by Jakob Tillmann portrays the many ways in which people wear jewelry and examines its role in shaping personal and social identities through intimate and thought-provoking images. His 2024 series captures the tension between tradition and self-expression, challenging conventions and celebrating individuality. The exhibition is part of our Emerging Berlin talent program and is in partnership with photography print partner WhiteWall. 

    Ab dem 11. März sind Jakob Tillmans Porträts seiner Serie Adorning The Self zu sehen, die verschiedenen Arten wie Menschen Schmuck tragen zeigen, und zum Nachdenken über dessen Rolle als Symbol von Individualität und kultureller Zugehörigkeit anregen. Als Teil unseres Talentprogramms Emerging Berlin fängt Tillmann in seiner Serie aus dem Jahr 2024 die Spannung zwischen Tradition und Selbstausdruck ein, indem sie Konventionen hinterfragt und Individualität feiert.  Die Ausstellung ist Teil unseres Emerging Berlin Talent Programms und wird in Partnerschaft mit dem Fotodruckpartner WhiteWall realisiert.  

    FOTOGRAFISKA ACADEMY: PORTRAIT AS STORYTELLING

    5-SESSION COURSE, STARTING 17 MARCH

    Guided by award-winning photographer Mirjana Vrbaški, this new 5-session course will teach you how to take striking portrait photographs. Drawing inspiration from exhibitions by Frank Ockenfels 3 and Viviane Sassen, you’ll explore the visual language of renowned photographers, uncover what makes a portrait truly compelling and apply the insights to your own work. Through group discussions, hands-on exercises and a final portrait project, you’ll build a stronger, more intentional portfolio. The course concludes with a project presentation and celebratory reception at Bar Verōnika

    Im neuen Kurs der preisgekrönten Fotografin Mirjana Vrbaški lernst du in 5 Sessions, wie du beeindruckende Porträts aufnimmst. Inspiriert von unseren aktuellen Ausstellungen von Frank Ockenfels 3 und Viviane Sassen erkundest du die visuelle Sprache renommierter Fotografen und was ein fesselndes Porträt ausmacht. Anschließend wendest du das Gelernte auf deine eigenen Fotografien an. Durch Gruppendiskussionen, praktische Übungen und ein eigenes Porträt-Projekt baust du ein starkes, stringentes Portfolio auf. Dieser Kurs schließt mit der Präsentation der Projekte und einem Empfang in der Bar Verōnika ab. 

    NEW LED INSTALLATION: NONOTAK

    05 FEB – 31 DEC 2025

    In their artwork FLUX, the creative duo NONOTAK merge light, architecture and movement in a seamless dialogue. Stretching across our building’s facade, this continuous LED installation mirrors the restless pulse of the urban environment – breathing in sync with the city.

    In ihrem Kunstwerk FLUX lässt das kreative Duo NONOTAK Licht, Architektur und Bewegung in Dialog treten. Die LED-Installation erstreckt sich über die gesamte Fassade unseres Gebäudes und spiegelt die Ruhelosigkeit der Umgebung wider – sie atmet im Rythmus der Stadt.  

    PLAN YOUR VISIT

    Fotografiska Berlin GmbH,
    Chausseestrasse 131b,
    Berlin 10115, Germany

    #writtenby

    Alexander Renaldy Avatar

  • IRREVERSIBLE: A Solo by Johannes Ehemann @ better Go south

    Entdecke Irreversible von Johannes Ehemann – ab 28.02. bei BETTER GO SOUTH, Berlin. Eine Hommage an Materialität & Architektur. #Irreversible

    OPENING 28.02.
    IN BERLIN 
    GROUND FLOOR

    Friday, 28 February | 6:00 – 10:00 PM
    28.02. – 21.03.25

    Brunnenstrasse 25b | 10119 Berlininfo@bettergosouth.com
    From February 28, 2025, Galerie BETTER GO SOUTH

    Berlin invites you to discover the latest works of Johannes Ehemann in their ground floor exhibition space accompanying the solo exhibition Post Nut Clarity by Onno Meeuwsen on the upper floor. With his unmistakable love of materiality and an aesthetic that is deeply rooted in the world of architecture, German artist Johannes Ehemann (b. 1996) presents his new solo exhibition “Irreversible”.

    “Every surface tells a story – and architecture is shaped by space, time and use, our decisions shape the texture of our lives. Texture of our lives. What was once will never be the same again,”

    Johannes Ehemann

    REQUEST PREVIEW

    About Johannes Ehemann

    Johannes born 1996, Germany
    Lives and works in Offenbach (GER)

    Throughout his years of playing ice hockey, Johannes was always part of a group movement. Art made it possible to break out oflimited group thinking. Through art, he found his place. His place tobe free. To unfold, develop further and to grow. The urge to push boundaries and redefine them for himself became ever greater for Johannes when he moved to Halle and started painting at the age of 18.

    He felt that he had found his passion for the first time. Johannes developed a desire for self-realisation that grew day by day. At the end of 2018, the artist set the next milestones in his way of painting to create new and unique art. The creative process continued to evolve as he now paints on 12 mm MDF wood panels to give his paintings more depth and a certain individuality in the aftermath.

    Together with his eye & passion for photography, the artist developed an individual combination of abstract creation, realistic painting and reconstruction.

    His work has been showcased in numerous exhibitions across Germany and beyond, including solo shows in Wetzlar and Frankfurt, participation in major art fairs like ArtMuc and the Affordable Art Fair Hamburg, and collaborations such as his 2020 co-working project with BBocho in Berlin. In 2025, his exhibitions “Irreversible” in Berlin and “New Horizons” in Baden-Baden with BETTER GO SOUTH mark the next milestones in his artistic career. 

    Our mailing address is:
    info@bettergosouth.com
    www.bettergosouth.com

    Copyright (C) 2023 BETTER GO SOUTH. All rights reserved.

    #writtenby

    Contributors Avatar
  • ,

    Doucal’s: Made With Kindness. A Timeless Manifesto

    Doucal’s definiert Eleganz neu – mit Hingabe an Perfektion, Handwerkskunst und Innovation. Ein Manifest für wahre Exzellenz. #MadeWithKindness

    Doucal’s: Italienische Handwerkskunst trifft moderne Eleganz

    Seit seiner Gründung im Jahr 1973 hat sich Doucal’s von einer kleinen handwerklichen Werkstatt zu einer international renommierten Marke entwickelt. Das italienische Unternehmen vereint meisterhafte Schuhmacherkunst mit britisch inspirierter Eleganz und steht für eine zeitlose Ästhetik, die Tradition und Innovation in perfekter Harmonie verbindet.

    Exzellenz in Handwerk und Design

    Doucal’s verkörpert eine neue Form von Eleganz – geprägt von Hingabe an Perfektion, der Kunst, bedeutsame Verbindungen zwischen Menschen und ihrer Umgebung zu schaffen, und dem respektvollen Zusammenspiel von Tradition und Innovation. Die Marke steht für eine herausragende Handwerkskunst, die durch eine kurze Lieferkette, nachhaltige Prozesse und technologische Innovation ergänzt wird.

    Mit einem klaren Bekenntnis zu den hohen Standards des “Made in Italy” vereint Doucal’s handwerkliche Expertise mit einer modernen Vision. Dabei spielt der Handwerker als Schöpfer und Bewahrer dieser Exzellenz eine zentrale Rolle. Jedes Paar Schuhe ist das Ergebnis akribischer Präzision und leidenschaftlicher Hingabe.

    Digitale Innovation trifft Tradition

    Im Einklang mit dem Anspruch, Tradition mit Zukunftsvision zu verbinden, setzt Doucal’s auch auf eine starke digitale Präsenz. Die neu gestaltete Website dient nicht nur als Schaufenster der Marke, sondern als Inspirationsquelle und Plattform für den Austausch. Sie wird ergänzt durch “The Timeless Tribune”, das firmeneigene Journal, das Themen aus Kunst, Design und Lifestyle vereint – mit dem zentralen Fokus auf die Schaffung zeitloser Werke durch beständiges Engagement.

    Internationale Präsenz und exklusiver Vertrieb

    Doucal’s ist mit Flagship-Boutiquen in Mailand, Paris und Doha (Mall of Qatar) sowie in den exklusivsten Luxuskaufhäusern weltweit vertreten, darunter Harrods (London), Saks (New York), KaDeWe (Berlin), Harvey Nichols (Dubai), Barneys (Tokio), Rinascente (Mailand und Rom), Lane Crawford (Hongkong, Shanghai), Globus (Zürich), Beymen (Istanbul), Shinsegae (Seoul) und Harry Rosen (Toronto). Darüber hinaus sind die Produkte in über tausend weiteren Geschäften in sechzig Ländern erhältlich.

    Durch spezielle Schaufensterinszenierungen, handwerkliche Vorführungen und Pop-up-Stores transportiert Doucal’s seine Philosophie in die Welt. Die Marke steht für Exzellenz, Geduld und Hingabe – Werte, die in jeder Kreation sichtbar werden und zeitlose Schuhe für den modernen Kenner formen.

    doucals.com

    Copyright © 2025 Claudia Wünsch Communication GmbH, All rights reserved.
    CWC

    #writtenby

    Contributors Avatar
  • ,

    Scotty Berlin: FRAGMENTS by Heike Gallmeier & Annette Gödde

    Oft wird erst durch den Blick auf ein Fragment, der Bruch deutlich und wie selbstverständlich etwas als ganz, ungebrochen oder unversehrt angenommen wird.

    Eröffnung: 28. Februar 2025, 19 Uhr
    Ausstellung: 01.03 – 30.3.2025

    Manchmal wird erst im Blick auf ein Fragment, in einer Brechung oder durch einen Bruch deutlich, wie selbstverständlich man etwas als ganz, ungebrochen und unversehrt angenommen hat. Heike Gallmeier und Annette Gödde interessieren sich auf je eigene Art für Ausprägungen von und den Umgang mit Brüchen, seien es vorgefundene Brüche, seien es solche, die es erst herzustellen gilt. Die Ausstellung „fragments“ zeigt Arbeiten der beiden Künstlerinnen, die in den vergangenen Jahren immer wieder zusammen ausgestellt und gemeinsame Projekte realisiert haben.

    HEIKE GALLMEIER

    In HEIKE GALLMEIERS Werk stehen Bildräume und deren Dekonstruktion und Rekonstruktion im Fokus. Bei der Darstellung kommen unterschiedliche Verfahren zur Anwendung. Häufig nützt die Künstlerin vorhandene Räume als Bildträger, um sie mithilfe von gefundenen Objekten, Mal- und Alltagsmaterialien zu verfremden und eine malerische Perspektive herzustellen, um Fragen nach Ebenen und Räumlichkeit, nach Ein- oder Mehrdimensionalität aufzuwerfen. In ihren inszenierten Fotografien fragt die Künstlerin zunächst nach Kohärenz und Konsistenz im Bereich des Sichtbaren. Doch in der Betrachtung übertragen sich diese Fragen auch auf solche der Raumauffassung, des Welt- und Selbstverständnisses.

    Für ihre jüngste Arbeit hat Heike Gallmeier Fotografien ihres ehemaligen Elternhauses mit Mitteln der Collage bearbeitet. Es wurde im Rahmen von Bauarbeiten entkernt. Die ehemalige Abfolge der Räume ist zwar noch erkennbar, sie kann noch erfahren werden. Doch die ehemals vorhandenen Türen und Böden fehlen. Durch die Veränderungen in der schützenden Organisation des Raums, durch das Aufbrechen und die Zerstörung des Vertrauten, entsteht eine produktive Verunsicherung, wird das Erinnern zugleich aktiviert und irritiert. 

    Diese produktive Verunsicherung ruft Gallmeier auch auf im Umgang mit der kunstgeschichtlichen Überlieferung. „Vertigo 2“, eine Arbeit, die Arnold Böcklins Gemälde „Odysseus und Kalypso“ (1882) als Ausgangsmaterial nutzt, fordert zu einer Revision des Gemäldes ebenso auf wie „Überfahrt“, eine Arbeit, die sich ebenfalls auf ein Gemälde von Böcklin bezieht, auf dessen 1880 entstandene „Toteninsel“. 

    In der Serie „Dark Ride“ mit Fotografien aus einer Geisterbahn im Wiener Prater, wird der Verfall nicht über die willkürlich hergestellte Neukombination von Motiven sichtbar. Es sind die Figuren selbst, deren Material zu bröckeln beginnt. Ein reizvoller Kontrast von Zerfall und Konservierung im Bild stellt sich ein, zeigt die Geisterbahn in völlig ungewohnter Weise als einen Ort der inszenierten Angst

    ANNETTE GÖDDE 

    Die Künstlerin arbeitet mit Fotografie, Video und Installation. Gesammelte Materialien, Objekte und Settings werden im Atelier abgelichtet, am Computer collagiert und in den Realraum übertragen. Diese Arbeiten sind immer ein Resultat digitaler Bearbeitung. Im Gegensatz dazu erschafft Annette Gödde in ihren jüngsten Arbeiten reale Bildobjekte, die sie aus diversen Materialien zusammensetzt: Alte Papiere, Pappen, Offset-Zeitungspapier, Hochglanzpapier, Fotos, im Netz Gefundenes, Stiche aus dem 19. Jahrhundert, Fundstücke aus dem Archiv alter Arbeiten.

    Die Künstlerin hat all das zerschnitten, gerissen und neu verklebt, in Teilen abgerissen, wieder überklebt, bemalt, Einschnitte vorgenommen und überzeichnet. In diesem Prozess sind Einzelstücke entstanden, bei denen das Digitale keine Rolle spielt. Göddes Art und Weise zu arbeiten hat sich verändert: An die Stelle der Berechnung durch den Apparat bzw. die Maschine treten nun Haptik, Spontaneität und Zufälle.

    Eine gewisse Lust am Zerstören hat das Ziel, Neues zu entdecken und herzustellen. Die Unumkehrbarkeit der Handlungen („Es gibt kein STRG-Z.“) erzeugt Wachheit und Spannung, die gegen Austauschbarkeit und Beliebigkeit stehen. In ihrer Assoziativität fragen Annette Göddes Arbeiten nach der bildlichen Darstellung von Körpern und den Möglichkeiten einer Repräsentation von Schmerz.

    Erinnerungen daran und Vorahnungen werden in multiperspektivischen, absurden Bildräumen inszeniert. Die in den Arbeiten bewusst gewählte Überfülle von Formen und Farben erzeugt das Bedürfnis nach Ruhe und Leere, dem aber nicht stattgegeben wird. Die Bilder fordern, sich auf ein forschendes Sehen einzulassen um immer wieder formal oder inhaltlich neue Verbindungen, Strukturen und Brüche zu finden.

    Text: Beate Tröger 

    FRAGMENTS Heike Gallmeier und Annette Gödde 

    Sometimes it is only when we look at a fragment, a refraction or a break that we realise how much we have taken something for granted as whole, unbroken and intact. Heike Gallmeier and Annette Gödde are each interested in their own way of recognising and dealing with fractures, whether they are found or ones that have yet to be created. The exhibition “fragments” shows works by the two artists, who have repeatedly exhibited together and realised joint projects in recent years.

    Opening: 2025, February 28, 7pm

    Exhibition: 01.03 – 30.03.2025 

    HEIKE GALLMEIER

    Her work focusses on pictorial spaces and their deconstruction and reconstruction. Various methods are used in the depiction. The artist often uses existing spaces as a medium to alienate them with the help of found objects, painting and everyday materials and to create a painterly perspective in order to raise questions about levels and spatiality, about one- or multi-dimensionality. In her staged photographs, the artist initially questions coherence and consistency in the realm of the visible. On closer look, however, these questions are also transferred to the perception of space, the understanding of the world and oneself.

    For her most recent work, Heike Gallmeier has processed photographs of her former parental home using collage techniques. It was gutted as part of building work. The former sequence of rooms is still recognisable and can still be experienced. But the original doors and floors are missing. By changing the protective organisation of the space, by breaking open and destroying the familiar, a productive uncertainty is created, memory is simultaneously activated and irritated.

    Gallmeier also invokes this productive uncertainty when dealing with art historical tradition. “Vertigo 2”, a work that uses Arnold Böcklin’s painting “Odysseus and Calypso” (1882) as source material, calls for a revision of the painting, as does “Überfahrt”, a work that also refers to a painting by Böcklin, his “Toteninsel” (Island of the Dead) from 1880. 

    In the “Dark Ride” series with photographs from a ghost train in the Vienna Prater, decay is not visualised through the arbitrary recombination of motifs. It is the figures themselves whose material begins to crumble. A contrast of decay and preservation emerges in the picture, showing the ghost train in a completely unusual way as a place of staged fear.

    ANNETTE GÖDDE 

    Gödde’s works with photography, video and installation. Collected materials, objects and settings are photographed in the studio, collaged on the computer and transferred to the real space. These works are always the result of digital processing. 

    In contrast, in her most recent works Annette Gödde creates real pictorial objects, that are assembled from various materials: Old papers, cardboard, offset newsprint, glossy paper, photos, things found on the internet, engravings from the 19th century, found objects from her archive of old works. The artist has cut all this up, torn it and glued it together again, torn it off in parts, pasted it over again, painted it, made incisions and overdrawn it.

    This process has resulted in unique pieces in which the digital plays no role. Gödde’s way of working has ) generates alertness and tension, which stand in opposition to interchangeability and arbitrariness.

    In their associativity, Annette Gödde’s works explore the visual representation of bodies and the possibilities of representing pain. Memories and premonitions are staged in multi-perspective, absurd pictorial spaces. The deliberately chosen overabundance of forms and colours in the works creates the need for calm and emptiness, but this is not satisfied. The pictures challenge the viewer to engage in exploratory viewing in order to find new connections, structures and breaks in form and content. 

    Text: Beate Tröger 

    Contact

    SCOTTY e.V.
    Raum für aktuelle Kunst und experimentelle Medien
    Oranienstr. 46, 10969, BerlinD 10969 Berlin
    U-Bahnhof Moritzplatz
    Öffnungszeiten: FR: 16 –20 Uhr / SA: 16 – 20 Uhr
    www.scotty-berlin.de

    Facebook: ScottyProjectSpaceBerlin
    Instagram: scottyspaceberlin

    #writtenby

    Alexander Renaldy Avatar

Sign in?
Stay tuned with the arts!

Subscribe to our newsletter and stay informed about current exhibitions and other topics of the Berlin cultural scene.

Warning
Warning
Warning
Warning.
Read more about the handling of your data here.